«Девушка в белом» — одно из поздних произведений Винсента Ван Гога, написанное летом 1890 года в деревне Овер-сюр-Уаз, во Франции, в последние недели его жизни. Картина представляет собой камерный портрет молодой женщины, и, в отличие от более ярких и экспрессивных полотен Ван Гога, она наполнена сдержанной, но глубокой лирикой.
На переднем плане изображена девушка в светлом платье, стоящая среди пшеничного поля. Её фигура — почти растворённая в окружающем пространстве — кажется одновременно земной и призрачной. Лицо скрыто тенью, взгляд неуловим, что придаёт образу загадочность и отстранённость. Простое белое платье и спокойная поза создают ощущение тишины, хрупкости и скоротечности момента.
Композиция построена на контрасте между золотисто-зелёными тонами поля и молочной белизной одежды, а также между горизонтальной линией горизонта и вертикалью женской фигуры. Живопись полна характерных для Ван Гога энергичных, но тонких мазков. Несмотря на внешнюю простоту, работа обладает эмоциональной глубиной — она будто говорит о стремлении к покою, которому художник так отчаянно искал путь.
Техника: масло на холсте
Размер: 66 × 51 см
Дата: июнь 1890
Местонахождение: Национальная галерея, Вашингтон
Интересный факт: картина была написана всего за несколько недель до смерти Ван Гога и, по мнению некоторых искусствоведов, символизирует образ утраченной надежды или женскую фигуру как метафору недостижимого покоя.
«Сеятель» — одна из знаковых картин Винсента Ван Гога, написанная в 1888 году, когда он жил в Арле, на юге Франции. Это произведение символизирует труд, жизнь и обновление, а также отображает глубокое уважение Ван Гога к сельской жизни и земледелию.
На картине изображён человек, сеющий зерно на поле, символизируя связь человека с природой и его труд. Сеятель в движении, с широким жестом, что отражает не только физическую работу, но и внутреннюю силу. Ван Гог использует яркие, контрастные цвета и сильные мазки, что придаёт картине ощущение динамики и энергии.
Картина является частью цикла работ, в котором Ван Гог изображал простых людей, их труд и связь с землёй. «Сеятель» также является отражением философии художника о жизни, цикличности и обновлении, о том, как человек «сеет» и как это усиливает связь с природой.
Техника: масло на холсте
Размер: 73,5 × 93 см
Дата: 1888
Местонахождение: Музей Ван Гога, Амстердам
Интересный факт: Ван Гог создал несколько версий картины, вдохновившись крестьянами, которых он наблюдал в Арле, и их трудом на поле.
«Пейзаж в Овере после дождя» — одна из последних работ Винсента Ван Гога, написанная в 1890 году в деревне Овер-сюр-Уаз, куда художник переехал незадолго до своей смерти. Эта картина воплощает прощальное размышление о природе, жизни и времени, наполненное напряжённой тишиной и лёгкой грустью.
На полотне изображено открытое поле, уходящее вдаль под тяжёлым, ещё не прояснившимся небом. Мокрая земля, серо-зелёная палитра, свежесть после дождя — всё это передано через характерную для Ван Гога технику динамичных мазков. Простая сельская дорога пересекает поле, создавая ощущение движения и перспективы, будто зритель сам идёт по этой тропе.
Картина полна символизма: после грозы приходит покой, и земля, словно дыша, оживает. Это произведение отражает не только пейзаж северной Франции, но и внутренний мир художника — уязвимый, ищущий покоя и в то же время насыщенный чувствами.
Техника: масло на холсте
Размер: 50,2 × 100,3 см
Дата: июль 1890
Местонахождение: Национальная галерея искусства, Вашингтон
Интересный факт: Эта картина была написана всего за несколько недель до трагической смерти Ван Гога и считается одним из его эмоционально насыщенных прощальных произведений.
«Автопортрет» 1889 года — одно из самых узнаваемых и глубоких изображений Ван Гога, созданное им в период пребывания в психиатрической клинике в Сен-Реми-де-Прованс. Это один из более чем 30 автопортретов, написанных художником, и один из последних, созданных перед его смертью.
На картине Ван Гог изображает себя в традиционной позе, с проницательным взглядом и напряжённым выражением лица. За спиной художника — характерный вихревой фон из голубых и бирюзовых мазков, который словно отражает внутреннее беспокойство и эмоциональное напряжение. Его лицо освещено ровным светом, а взгляд — одновременно усталый и решительный.
Работа выполнена в узнаваемой экспрессивной манере, с мощными мазками и насыщенными цветами. Этот автопортрет — не просто изображение внешности, а глубокое проникновение в психологическое состояние художника, его борьбу с самим собой и с миром.
Техника: масло на холсте
Размер: 57 × 44 см
Дата: сентябрь 1889
Местонахождение: Музей д’Орсе, Париж
Интересный факт: Несмотря на эмоциональную напряжённость картины, Ван Гог стремился показать себя «в лучшей форме», чтобы заверить брата Тео в улучшении своего состояния.
«Красные виноградники в Арле» — одна из самых известных работ Ван Гога, написанная в ноябре 1888 года в Арле на юге Франции. Эта картина известна не только своей красотой, но и тем, что считается единственным произведением, проданным при жизни художника.
На полотне изображён осенний сбор винограда на фоне заходящего солнца. Ван Гог мастерски использует тёплую палитру: ярко-красные, охристые и золотистые оттенки передают пылающее настроение осени. Тёмные фигуры крестьян, собравшихся на винограднике, добавляют сцене ритм и жизнь. Вода на заднем плане отражает небесный свет, создавая глубину и баланс композиции.
Картина наполнена движением, теплом и ощущением ускользающего момента — это поэтичное воспоминание о труде, природе и светлом времени года. Работа демонстрирует зрелый стиль Ван Гога — смелые мазки, контрастные цвета и эмоциональную выразительность.
Техника: масло на холсте
Размер: 75 × 93 см
Дата: ноябрь 1888
Местонахождение: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Интересный факт: Картина была продана за 400 франков на выставке в Брюсселе в 1890 году — редкий случай прижизненного признания таланта Ван Гога.
«Агостина Сегатори за столиком в кафе Тамбурин» — одно из ключевых произведений периода пребывания Ван Гога в Париже. Написанная в 1887 году, картина изображает итальянскую модель и владелицу кафе Le Tambourin — Агостину Сегатори, с которой у художника, по некоторым сведениям, были близкие отношения.
На полотне Агостина изображена в полуанфас, сидящей за столиком с кружкой пива и зонтом. Её поза расслабленная, но в то же время элегантная, а лицо задумчиво. В интерьере кафе на стене виднеются японские гравюры — знак увлечения Ван Гога японским искусством, оказавшим влияние на его стиль в тот период. Цветовая палитра картины — тёплая, с насыщенными охристыми, коричневыми и красными тонами.
Работа сочетает в себе элементы портрета, жанровой сцены и социальной зарисовки парижской богемной жизни конца XIX века. Это не только изображение конкретной женщины, но и атмосферный взгляд на культуру кафе, столь важную для художников того времени.
Техника: масло на холсте
Размер: 55,5 × 47 см
Дата: март 1887
Местонахождение: Музей Ван Гога, Амстердам
Интересный факт: Кафе Le Tambourin было популярным местом среди художников и богемы. Ван Гог проводил там выставки и даже обменивался своими работами на еду и напитки.
«Подсолнухи» — одна из самых знаменитых и узнаваемых серий работ Винсента Ван Гога, созданная в Арле в 1888–1889 годах. Художник написал несколько вариантов этой композиции, изображающих подсолнухи в вазе на фоне однотонной стены. Серия стала символом солнца, жизни и творческой энергии.
Яркие жёлтые цветы на фоне мягкого голубого или охристого фона переданы смелыми, текстурными мазками. Ван Гог экспериментировал с оттенками жёлтого, добиваясь выразительности без использования контрастных цветов. Каждое растение на полотне — живое, со своим характером, и вместе они образуют мощную, радостную и эмоционально насыщенную композицию.
Картина была написана для украшения комнаты художника Поля Гогена, с которым Ван Гог тогда жил в Арле. Эта серия стала символом его стремления к красоте, гармонии и художественному братству.
Техника: масло на холсте
Размер: варьируется (самая известная версия — 92.4x71.1 см)
Дата: август 1889
Местонахождение: Музей искусств Филадельфии
Интересный факт: Ван Гог считал «Подсолнухи» своей визитной карточкой и говорил, что они «говорят за меня».
«Ваза с васильками и маками» — один из ярких и жизнеутверждающих натюрмортов Винсента Ван Гога, созданный в 1887 году в Париже, где художник проживал накануне своего переезда в Арль. Это полотно — живое свидетельство того, как Ван Гог экспериментировал с цветом, светом и композицией под влиянием импрессионизма и японской гравюры.
На картине изображён букет полевых цветов — алые маки, синие васильки и белые ромашки — собранный в простой керамической вазе. Художник разместил её на нейтральном фоне, что позволило цветам «зазвучать» особенно выразительно. Красный, синий и белый создают гармоничное, но в то же время насыщенное цветовое трио. Мазки — живые, импульсивные, с присущей Ван Гогу фактурностью, которая придаёт цветам почти осязаемую плотность.
Этот натюрморт лишён академической строгости: цветы изображены свободно, почти в беспорядке, как если бы были только что поставлены в вазу. Именно такая «естественная небрежность» делает композицию особенно тёплой и человечной. Ван Гог не просто изображал растения — он вкладывал в них своё эмоциональное состояние, своё восприятие природы как живой и духовной силы.
Техника: масло на холсте
Размер: 51 × 61 см
Дата: лето 1887
Местонахождение: Музей Орсе, Париж (одна из версий; существует несколько вариантов натюрморта с маками и васильками)
Интересный факт: Ван Гог часто писал цветы, особенно во время душевных кризисов — это был для него способ восстановить внутреннюю гармонию. Букеты полевых цветов он называл «маленькими праздниками для глаз и духа».
«Краб, лежащий на спине» — одна из необычных и менее известных работ Винсента Ван Гога, написанная в 1887 году в Париже. Эта картина представляет собой натюрморт с одним крабом, изображённым на фоне изумрудно-зелёного или охристого полотна, и выделяется среди других работ художника своей лаконичностью и почти научной точностью.
На холсте изображён одинокий краб, перевёрнутый на спину, с распростёртыми клешнями и лапками, как будто остановившийся в движении. Композиция проста, но выразительна: резкий контур панциря, рельефность формы и живописная фактура придают изображению силу и пластичность. Ван Гог использует глубокие красные, бурые и зелёные тона, создавая напряжённый, почти драматический образ.
Исследователи считают, что работа могла быть вдохновлена японскими гравюрами, особенно изображениями морских существ, или стать результатом учебного этюда — эксперимента с формой, цветом и светом. Также существует версия, что картина могла быть создана под влиянием Крайслера (Crab), опубликованного в журнале «Le Japon Artistique», который Ван Гог внимательно изучал.
Техника: масло на холсте
Размер: 38 × 46 см
Дата: ок. 1887
Местонахождение: Музей Ван Гога, Амстердам
Интересный факт: Ван Гог, несмотря на эмоциональность и экспрессию своих работ, внимательно относился к натуре и мог подолгу изучать один объект. Эта картина — свидетельство его интереса к формальной стороне искусства и поисков выразительности даже в самых неожиданных мотивах.
«Церковь в Овере» — одно из поздних и самых проникновенных произведений Винсента Ван Гога, написанное в июне 1890 года, всего за несколько недель до его смерти. Картина создана в деревне Овер-сюр-Уаз, где художник провёл последние месяцы своей жизни. Это не просто архитектурный пейзаж, а символическое изображение внутреннего состояния автора, наполненное тревогой, одиночеством и одновременно — духовным поиском.
На картине изображена готическая церковь, возвышающаяся на холме, на фоне ярко-синего неба. Дорога, расходящаяся у её основания, словно ставит перед зрителем выбор пути. Само здание написано пульсирующими, волнистыми мазками, которые придают ему почти живую, колеблющуюся форму. Церковь кажется одновременно величественной и беспокойной, её стены искривлены, а тени вокруг — глубоки и тревожны.
Художник писал в письме брату Тео, что церковь в Овере напомнила ему те, что он видел в детстве, но в этом образе нет умиротворения — он драматичен и полон напряжения. Исследователи нередко трактуют картину как аллегорию духовного кризиса, отражающую борьбу между светом и тьмой, верой и сомнением.
Техника: масло на холсте
Размер: 94 × 74 см
Дата: июнь 1890
Местонахождение: Музей д’Орсе, Париж
Интересный факт: Эта работа считается одной из последних завершённых картин Ван Гога. Церковь написана с натуры, но сильно трансформирована под воздействием внутреннего мира художника — архитектура будто теряет устойчивость, подчёркивая эмоциональное напряжение.
«Ветка цветущего миндаля в стакане и книга» — изящный и трогательный натюрморт Винсента Ван Гога, созданный в начале 1890 года в Овер-сюр-Уаз. Эта работа отражает любовь художника к природе и его стремление передать красоту простых, повседневных вещей с помощью живописного языка.
На картине изображена нежная ветка цветущего миндаля, помещённая в прозрачный стакан с водой, рядом лежит раскрытая книга. Ван Гог использует светлую и мягкую цветовую палитру — преимущественно белые, розовые и светло-зелёные оттенки — чтобы подчеркнуть свежесть и лёгкость весеннего настроения. Тонкие, живые мазки создают ощущение воздушности и хрупкости цветов.
Этот натюрморт символизирует обновление и возрождение, а книга добавляет в композицию элемент размышления и внутреннего мира художника. Работа выполнена с большой чувственностью и вниманием к деталям, что делает её особенно проникновенной и лиричной.
Техника: масло на холсте
Размер: около 46 × 38 см
Дата: начало 1890 года
Местонахождение: Частные коллекции / музеи
Интересный факт: Ван Гог часто использовал цветущие ветви в своих натюрмортах, видя в них символы надежды и духовного обновления, особенно важные в период его жизни в Овере.
«Звёздная ночь» — одно из самых знаковых произведений Винсента Ван Гога, написанное в 1889 году во время его пребывания в психиатрической клинике в Сен-Реми-де-Прованс. Картина изображает ночной пейзаж, который Ван Гог наблюдал из окна своей комнаты, но с ярким воображаемым дополнением. Энергичное, почти завихряющееся небо, наполненное сияющими звездами и Луной, контрастирует с спокойной деревней внизу.
Мазки художника передают невероятную динамику и внутреннюю напряжённость, характерные для постимпрессионизма. Это полотно, наполненное эмоциональной силой и живыми цветами, стало символом поиска света в тёмных моментах жизни и внутренней борьбы художника.
Ван Гог использует яркие контрасты тёмных и светлых тонов, а также выраженные волнообразные формы, которые создают эффект движения. Несмотря на тёмную атмосферу, «Звёздная ночь» воплощает надежду и жажду покоя, будучи одним из самых выразительных произведений искусства в мире.
Техника: масло на холсте
Размер: 73,7 × 92,1 см
Дата: июнь 1889
Местонахождение: Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк
Интересный факт: Эта картина была написана в один из самых трудных периодов жизни Ван Гога, но она стала символом его творческого гения и внутренней борьбы.
«Подсолнухи» — одна из самых известных и культовых серий работ Винсента Ван Гога, написанная в 1888–1889 годах в его доме в Арле, Франция. Картина является выражением яркой и живой энергии, символизируя свет, жизнь и природу.
Ван Гог написал несколько версий этой работы, каждая из которых изображает различные стадии цветения подсолнухов, от свежих, только что распустившихся до увядших цветов. Он использовал насыщенные жёлтые, оранжевые и зелёные оттенки, создавая динамичную и эмоционально насыщенную картину.
«Подсолнухи» олицетворяют для Ван Гога важность природы и её связь с человеческими чувствами. Эта работа отличается от других его картин отсутствием людских фигур, но при этом она излучает особую жизнь и тепло, создавая пространство для размышлений о цикличности жизни и её красе.
Техника: масло на холсте
Размер: 92 × 73 см (версия из Лондона)
Дата: 1888–1889
Местонахождение: Национальная галерея, Лондон (одна из версий)
Интересный факт: Ван Гог написал несколько версий «Подсолнухов» в рамках своей работы над декорированием дома в Арле, куда он пригласил Поля Гогена.
«Череп с сигаретой» — одно из необычных и символичных произведений Винсента Ван Гога, написанное в 1886 году, когда художник жил в Париже. Картина изображает натюрморт с человеческим черепом и сигаретой, что придаёт ей мрачную и философскую атмосферу.
Череп на картине является традиционным символом смерти и бренности человеческой жизни, а сигарета, добавленная Ван Гогом, служит интересным контрастом, сочетая элементы повседневной жизни с философской темой. В работе художник использует характерную для себя технику: плотные мазки, яркие контрасты и резкие переходы цветов, что придаёт картине динамичность и напряжённость.
Это произведение является частью более широкого цикла работ Ван Гога, в котором он исследует человеческую природу, смерть и неизбежность времени. Картина «Череп с сигаретой» является примером того, как художник использовал элементы натюрморта для выражения более глубоких философских размышлений.
Техника: масло на холсте
Размер: 24 × 30 см
Дата: 1886
Местонахождение: Частная коллекция
Интересный факт: Эта работа отражает влияние Ван Гога на символизм, а также его стремление в этот период к глубоким, философским темам в живописи
«Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой» — одно из самых известных и личных произведений Винсента Ван Гога, написанное в 1889 году. Этот автопортрет был создан после того, как художник отрезал часть своего уха, что стало результатом его внутренней борьбы и трагической психической нестабильности.
На картине изображён сам художник с перевязанным ухом, что символизирует его страдания и эмоциональную боль, но в то же время он предстает с выражением спокойной решимости. Ван Гог изображает себя с трубкой в руках, что добавляет образу ощущение уединённости и концентрации.
Цветовая гамма картины насыщена синими, зелёными и жёлтыми тонами, что типично для работ Ван Гога этого периода, когда он экспериментировал с контрастами и выразительными цветами. Это произведение — отражение личных переживаний художника, его внутренней борьбы и поисков смысла через искусство.
Техника: масло на холсте
Размер: 40 × 32 см
Дата: 1889
Местонахождение: Музей Орсе, Париж
Интересный факт: Этот автопортрет является частью цикла работ Ван Гога, созданных в психиатрической клинике в Сен-Реми-де-Прованс, где художник продолжал работать несмотря на тяжёлое состояние здоровья.
«Цветущие персики (в память о Мауве)» — трогательное и поэтичное полотно, созданное Винсентом Ван Гогом весной 1888 года в Арле. Картина посвящена памяти Антона Мауве — голландского художника и наставника Ван Гога, оказавшего значительное влияние на его раннее творчество. После известия о его смерти Ван Гог решил почтить Мауве, написав эту нежную и светлую сцену.
На картине изображены цветущие деревья — символ весны, возрождения и надежды. Ван Гог вдохновлялся японскими гравюрами, и это заметно в композиции, упрощённых формах и светлой палитре. Картина наполнена чувством умиротворения и глубоким личным смыслом — это не просто пейзаж, а акт прощания и благодарности.
Эта работа входит в серию «Цветущих садов», написанных Ван Гогом в Арле, и демонстрирует его стремление передать не только красоту природы, но и внутреннее состояние души.
Техника: масло на холсте
Размер: 73 × 92 см
Дата: март 1888
Местонахождение: Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды
Интересный факт: Надпись в нижней части картины — «Souvenir de Mauve» — была добавлена Ван Гогом вручную как знак уважения и памяти.
«Поле с зелёной пшеницей» — одно из выразительных пейзажных полотен Винсента Ван Гога, написанное в последние месяцы его жизни в 1890 году в деревушке Овер-сюр-Уаз. Эта работа отражает тонкое и тревожное состояние художника, вглядывающегося в природу с особенной остротой и внутренним напряжением.
На картине изображено широкое поле молодой пшеницы, развевающейся под ветром. Волнистые мазки создают ощущение движения — будто само поле дышит. Небо над горизонтом кажется тяжёлым, почти грозовым, усиливая контраст между надеждой и тревогой, жизнью и её хрупкостью. Ван Гог писал это полотно, находясь в душевном смятении, и пейзаж стал отражением его внутреннего мира.
Как и в других поздних работах, художник использует плотную текстуру мазков, насыщенные зелёные и голубые тона, отказываясь от строгой детализации ради эмоциональной выразительности. Полотно наполнено динамикой и личной интонацией, превращая обычный сельский вид в драматичное, почти символическое изображение.
Техника: масло на холсте
Размер: около 50 × 100 см (в зависимости от версии)
Дата: июнь 1890
Местонахождение: Музей Ван Гога, Амстердам
Интересный факт: «Поле с зелёной пшеницей» было написано менее чем за два месяца до смерти художника и считается частью серии пейзажей, в которых он стремился обрести внутреннее равновесие через наблюдение за природой.
«Пшеничное поле со снопами» — одно из многочисленных произведений Винсента Ван Гога, посвящённых теме сельского труда и природы, написанное в 1888 году во французском городе Арль. Эта картина входит в цикл работ, где художник исследует ритмы жизни, смену времён года и глубокую связь человека с землёй.
На полотне изображено убранное пшеничное поле, где золотистые снопы равномерно разбросаны по жёлтой земле. Вдали виднеются холмы и фермерские постройки, а над всем этим возвышается яркое, почти пылающее голубое небо. Несмотря на простоту мотива, композиция наполнена символизмом: снопы как плоды труда, как символ завершённого цикла, как намёк на неизбежность конца.
Картина написана энергичными, почти вихревыми мазками, характерными для зрелого стиля Ван Гога. Он использует насыщенные жёлтые, охристые и голубые тона, создавая живое, вибрирующее пространство, где чувствуется не только внешняя, но и внутренняя динамика — напряжение, бушующее под поверхностью спокойного пейзажа.
Техника: масло на холсте
Размер: около 50 × 61 см
Дата: 1888
Местонахождение: Частная коллекция
Интересный факт: Ван Гог был глубоко вдохновлён пейзажами Прованса, и пшеничные поля стали для него не только живописным мотивом, но и символом вечного круговорота жизни и смерти. Снопы на картине часто трактуются как метафора завершённого этапа, как в природе, так и в человеческой судьбе.
«Голова проститутки» — одно из наименее известных, но выразительных произведений Винсента Ван Гога, созданное в Нидерландах в 1885 году, в период его раннего, так называемого нюэненского этапа. В это время художник стремился к искреннему изображению жизни простых и обездоленных людей, и этот портрет — тому наглядное подтверждение.
На картине изображена женщина с суровыми, утомлёнными чертами лица. Это не идеализированный образ, а честный, почти суровый портрет, исполненный с глубоким сочувствием и уважением. Тёмная, землистая палитра и грубые, выразительные мазки подчеркивают настроение сцены — полутень, тишину, внутреннюю сдержанную драму. Художник не осуждает и не приукрашивает, он наблюдает, вникает, понимает.
Подобно тому, как в «Подсолнухах» Ван Гог нашёл язык для выражения солнечного восторга и жизни, в «Голове проститутки» он достигает предельной искренности в передаче человеческой уязвимости. Этот портрет стал символом другого — бескомпромиссного взгляда на реальность, стремления найти красоту и значимость даже в самых неприглядных сторонах жизни.
Техника: масло на холсте
Размер: варьируется (ориентировочно 44 × 35 см)
Дата: около 1885 года
Местонахождение: частные коллекции или фонды музеев (редко выставляется)
Интересный факт: Ван Гог в этот период часто писал людей «с улицы» — крестьян, рабочих, женщин, ведущих тяжёлую жизнь. Он считал, что именно в этих лицах скрыта подлинная человечность, не зависящая от социального положения или внешней красоты.
«Белый дом ночью» — одна из поздних и наиболее загадочных работ Винсента Ван Гога, написанная в июне 1890 года в деревне Овер-сюр-Уаз, всего за несколько недель до смерти художника. Эта картина выделяется среди его позднего творчества своей необычной ночной атмосферой и тревожным настроением.
На полотне изображён дом с белым фасадом, освещённым луной, с яркими окнами, склонившимися деревьями и угрожающим, тёмно-синим небом. Центральная фигура — женщина в чёрном, почти теряющаяся среди резких теней и драматичного света. Композиция динамична: линии крыши, дорожки и деревьев будто сходятся к центральной точке, создавая ощущение движения и внутреннего напряжения.
Цветовая гамма — контрастная: белизна дома буквально светится на фоне насыщенного синего и чёрного, а жёлтые окна придают сцене ощущение скрытой жизни, будто дом полон тревог или воспоминаний. Мазки резкие, порывистые, с характерной для Ван Гога экспрессией, отражающей его внутреннее состояние в этот период.
Картина наполнена ощущением одиночества, беспокойства и предчувствия. Многие искусствоведы видят в ней эмоциональное отражение последних дней Ван Гога — напряжённых, тревожных, наполненных размышлениями о жизни и смерти.
Техника: масло на холсте
Размер: 59 × 72 см
Дата: июнь 1890
Местонахождение: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва
Интересный факт: Это одна из немногих картин Ван Гога, находящихся в российской коллекции. По одной из версий, изображённый на ней дом — реальное здание в Овере, которое Ван Гог мог видеть каждый день, и которое, возможно, стало символом его последнего пристанища.
«Подсолнухи» — одна из самых знаменитых и узнаваемых серий работ Винсента Ван Гога, созданная в Арле в 1887 годах. Художник написал несколько вариантов этой композиции, изображающих подсолнухи в вазе на фоне однотонной стены. Серия стала символом солнца, жизни и творческой энергии.
Яркие жёлтые цветы на фоне мягкого голубого или охристого фона переданы смелыми, текстурными мазками. Ван Гог экспериментировал с оттенками жёлтого, добиваясь выразительности без использования контрастных цветов. Каждое растение на полотне — живое, со своим характером, и вместе они образуют мощную, радостную и эмоционально насыщенную композицию.
Картина была написана для украшения комнаты художника Поля Гогена, с которым Ван Гог тогда жил в Арле. Эта серия стала символом его стремления к красоте, гармонии и художественному братству.
Техника: масло на холсте
Размер: 43x61
Дата: 1887
Местонахождение: Музей Метрополитен, Нью-Йорк (Metropolitan Museum of Arts, New York).
Интересный факт: Ван Гог считал «Подсолнухи» своей визитной карточкой и говорил, что они «говорят за меня».
«Оливковые деревья» — одна из выразительных серий пейзажей Винсента Ван Гога, написанная в 1889 году во время его пребывания в приюте Сен-Поль-де-Мозоль недалеко от Сент-Реми-де-Прованс. Эти полотна отражают глубокую связь художника с природой и его стремление передать не только её внешний облик, но и внутреннюю сущность, духовную вибрацию.
На картинах из этой серии изображены оливковые рощи, раскинувшиеся под провансальским небом. Извивающиеся стволы деревьев, мощные кроны, залитые солнцем склоны и динамичные мазки создают ощущение движения, жизни и постоянного обновления. Ван Гог писал, что в этих деревьях он видит «древнюю силу» и «божественное дыхание природы».
Цветовая палитра варьируется от глубоких зелёных и серых оттенков до ярко-синих и охристых, в зависимости от времени суток и эмоционального состояния художника. Он использует завихрения мазков, словно перенося на холст ритмы самой земли и воздуха. Эти работы были написаны с натуры, но наполнены личной символикой — для Ван Гога оливковые деревья стали образом надежды, стойкости и поиска внутреннего мира.
Техника: масло на холсте
Размер: варьируется (одна из известных версий — 72,7 × 92,1 см)
Дата: июнь – ноябрь 1889
Местонахождение: Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк; Национальная галерея искусства, Вашингтон; Музей Ван Гога, Амстердам (и др.)
Интересный факт: Ван Гог считал серию с оливковыми деревьями не менее значимой, чем «Подсолнухи» или «Кипарисы», и стремился через неё выразить то, чего не мог сказать словами: духовную близость человека и природы.